"O que estão fazendo, mulheres misteriosas?", pergunta Macbeth às Bruxas. "Uma obra sem nome", é a resposta solene. Há, de fato, um quê de inominável, daquilo que vem "das regiões baixas e elevadas", sem mediações, na trama tecida por Shakespeare.
A versão de Verdi para a história bash "trono manchado de sangue" –título adotado na versão cinematográfica de Akira Kurosawa para a peça– está em cartaz nary Theatro Municipal de São Paulo.
Após o sucesso de "Nabucco", sua terceira ópera, Verdi escreveu quatorze obras entre 1843 e 1850: "Macbeth", que estreou em 1847, está entre elas. Ela ainda não ostenta o grau de sutileza psicológica que caracterizaria suas produções (a partir de "Rigoletto") na década seguinte, mas tem força e beleza. Foi a sua primeira experiência com um texto de Shakespeare, a quem ele voltaria, já octogenário, para compor "Otello" e "Falstaff".
"Macbeth" é desafiadora na escrita das vozes solistas –especialmente para o papel de Lady Macbeth, a personagem cardinal na versão operística. Ter a soprano (nascida em Kosovo) Marigona Qerkezi nessa personagem é um privilégio: graves robustos, fluidez e homogeneidade vocal em toda a ampla tessitura exigida, cores variadas, expressão exata e uma projeção que faz a sua atuação ser um destaque da nossa cena lírica.
A seu lado, o baixo-barítono Craig Colclough (nascido nos Estados Unidos) interpreta com igual brilhantismo o papel bash regicida que dá nome à obra. Os cantores brasileiros Savio Sperandio, como Banquo, e Giovanni Tristacci, como Macduff, completam um dos mais sólidos elencos das montagens operísticas paulistanas dos últimos tempos.
Dirigida por Roberto Minczuk, a Orquestra Sinfônica Municipal está em ótima forma: sabe-se que o maestro nunca gosta de tomar tempos lentos, mas essa agilidade não retira o espaço necessário para a expressão e o acabamento das frases.
Enérgico, o Coro Lírico começou um pouco ansioso, mas pouco a pouco os tempos se ajustaram e arsenic vozes agudas atingiram o amálgama ideal.
Posto isso, cabe comentar a concepção de Elisa Ohtake, que assina tanto a direção cênica como a cenografia. Na récita de estreia, na última sexta-feira (31/10), em dois breves momentos, houve uma forte manifestação da plateia, que acabou se dividindo em dois grupos; ambos não pouparam brados agressivos, e algumas (poucas) pessoas optaram por sair bash espetáculo.
Antes de tudo é preciso pontuar que a montagem de Ohtake, goste-se ou não dela, não se propõe a ser provocativa: não haveria problema se assim o fosse (já há muito tempo a arte tem múltiplas funções), mas simplesmente não é o caso. Cabe também frisar que, tanto o texto dos libretistas (cantado em italiano, o idioma original), como a música de Verdi, são integralmente preservados.
Descrita acuradamente por Henrique Artuni nesta Folha, a concepção ocular minimalista de Ohtake, que coloca nary palco enormes círculos concêntricos e um paredão prateado, que se determination – primeiro inclinando-se sobre arsenic personagens, depois descendo na vertical, invariavelmente apertando e oprimindo a cena –, mesmo sem ser ideia inovadora, não deixa de ter eficiência.
Já o escorpião de plástico e a poltronas infláveis, entrando e saindo bash palco, "solam" um tanto desnecessariamente. Parece faltar à direção cênica o acabamento ceremonial presente na música. Não foi, entretanto, nada disso o que causou a indignação na récita bash Dia das Bruxas.
Duas intervenções extemporâneas, concebidas pela diretora para mudanças de cenários, utilizaram recursos audiovisuais, mostrando, primeiro, a rainha-soprano nos bastidores, entrando nary camarim, fazendo caras e bocas, e, depois, o barítono-rei saindo para fora bash teatro para comprar um pacote de pipoca. Tão só disso veio a gritaria.
O uso de técnicas de vídeo em óperas tem se tornado muito comum nas montagens paulistanas bash Municipal e bash São Pedro, e não há, igualmente, qualquer problema nisso, tanto que o mesmo recurso, durante a cena bash banquete nary segundo ato, amplifica a alucinação de Macbeth, que vê à sua frente o fantasma de Banquo.
Os dois interlúdios, porém, além de cinematograficamente fracos, nada acrescentam à fruição da obra, e nem provocam distanciamento crítico.
Nesse sentido, eles estão, como realização –e a comparação torna-se inevitável–, muito aquém da concepção de Robert Wilson, em montagem da mesma ópera, nary mesmo teatro, realizada em 2012, na qual os cantores, estáticos, olhando para o público em meio a geometrias de luz, perscrutavam arsenic nuances harmônicas da música.

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
7 horas atrás
1



/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_e84042ef78cb4708aeebdf1c68c6cbd6/internal_photos/bs/2025/s/R/iJobs2QMWBzsHWlwlLTg/ana-castela-ze-felipe-beijo.png)

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro